Алексей Сысоев: Моя музыка – защитная броня от мира Персона

Алексей Сысоев: Моя музыка – защитная броня от мира

Для композитора Алексея Сысоева нынешний год, несомненно, плодотворный и активный с творческой точки зрения. Московская премьера пьесы «Апокалипсис онлайн» в Доме культуры «ГЭС-2», мировая премьера в Московской филармонии сочинения «Реквием. Территория печали», написанного специально для ансамбля Intrada в рамках программы «Ноты и квоты». Ближайшая премьера –  «Пределы контроля», концерт для биг-бэнда и квартета перкуссионистов на темы из «Весны священной», написанный по заказу «ГЭС-2». Владимир Жалнин (ВЖ) поговорил с композитором (АС) о новой музыке, диалоге со Стравинским, творческом процессе и о том, в какой момент музыка может стать убежищем.


Шепот через смартфон и семь звезд «Территории печали»

ВЖ Хотел бы начать разговор с «Реквиема», премьеру которого я слушал в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В финале вы используете авторскую электронику и запрограммированный особым образом свет. Как возникло такое решение?

АС Я считаю, что композитору недостаточно просто написать хороший материал, хорошую композицию. Надо постараться выйти за свои собственные пределы или же за пределы допустимого. Всегда стараюсь ставить перед собой такие сверхзадачи. Например, в оркестровых «Сферах», как вы помните, в финале появляется история со смартфонами, а в «Вариациях и аплодисментах» серьезный тон внезапно меняется на шуточный. Все эти решения возникли вовсе не сразу в моей голове, но ближе к завершению процесса сочинения, уже под занавес. Написание же «Реквиема» было связано со многими художественными и композиционными проблемами. Музыка эта далась мне нелегко – одну только часть Lacrimosa я переписывал одиннадцать раз. Важно было сохранить собственное интонационное лицо в условиях использования некоторых довольно традиционных средств выразительности (например, фигуры lamento, которая пронизывает всю вторую половину «Реквиема»).

Форма складывалась так, что от суетного мельтешения первых частей (вступление не в счет) Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae надо было все более погружаться в эту бесконечную ламентозную колыбельную поступь (Lacrimosa здесь – траурный марш на 3/4). Каким же должен быть финал Lux aeterna, как не последней стадией погружения в эту пучину? Решение пришло внезапно в закатных лучах гостиницы в Горно-Алтайске после моего сумасшедшего путешествия по Монгольскому Алтаю. Совершенно вырванный из водоворота «нормальной жизни», пробившийся сквозь жернова «жизни истинной» с ее экзистенциальными страхами, реальными опасностями, я вдруг ощутил это пульсирующее «ничто», буквально вибрирующий свет зажигающихся звезд, полный и равнодушия к тебе, и соучастия к холодной красоте мира. Так мне пришло в голову озвучить звезды: семь звезд, каждая из которых, зажигаясь, издавала бы свой определенный тон. Сцена оказывалась при этом как бы перевернутым звездным небом, транслирующим своеобразную «музыку сфер». Вот такое неожиданное превращение в конце формы стало моим козырем в форме целого произведения.

ВЖ В «Реквиеме» есть части, которые поются, но есть и другие, которые решены через скандирование и произнесение текста – например, Dies Irae или Lacrimosa. Почему вы выбрали именно эти узловые точки? Связано ли это с латинским текстом и его смыслом?

АС Dies Irae у меня буквально «пляска смерти» с инфернальными постукиваниями клавесов-костей и холодным шелестом бубенцов. Здесь прочитывается почти весь латинский текст, который будет использован в последующих частях. Мне казалось важным погрузить слушателя в эстетику ужаса: наплывы страшного шепота, перестуки, охи-вздохи. Ощущение растерянной толпы решалось с помощью смартфонов, как и в «Вариациях и аплодисментах», – каждый певец заранее записывал страшным шепотом текст и включал запись. В результате возникает ощущение паники, внутреннего разлада на фоне беспощадно шипящего механического припева Dies irae, dies illa. Реприза шепотом в Lacrimosa служит скорее композиционным целям – это неясное эхо пережитого, намек, отвлекающий маневр.

ВЖ Композитор Владимир Горлинский в соцсетях написал, что хотел бы услышать «Реквием. Территорию печали» в формате open air. Каковы идеальные акустические условия для этой музыки, на ваш взгляд?

АС Идеальные условия сложились в Концертном зале имени П.И. Чайковского на репетициях, пока там отсутствовала публика. Я был буквально шокирован этой волшебной акустикой. В конце партера или в начале первого амфитеатра – звук был прекрасен везде: точный, сладкий, детализированный. Никакая запись не передаст ощущения его внутреннего богатства и цельности. Увы, все изменилось с появлением публики в зале. Певцам пришлось значительно напрягаться, чтобы приблизиться к той идеальной картине. Но такова реальность. Одно радует, что идеальные акустические условия возможны, и мне удалось их зафиксировать в своей памяти.

Мировая премьера «Реквиема». Ансамбль Intrada, Екатерина Антоненко, Алексей Сысоев.

ВЖ «Реквием» написан специально для коллектива Intrada. Насколько условия заказа от конкретного ансамбля или солиста сковывают творческий процесс? Или, наоборот, конкретные задачи и ограничения дисциплинируют?

АС В проекте «Ноты и квоты» есть один серьезный сковывающий фактор – недостаток времени. Но, не правда ли, если мы считаемся профессионалами, то должны уметь делать хорошие вещи в кратчайшие сроки? Мне кажется, если ты чувствуешь себя в силах создать что-то в сжатые сроки, то как минимум будь готов к этому заранее, вынашивай свои идеи хоть десятилетия. Рабочая рутина продолжается всю жизнь и остается за кадром нашей видимой деятельности.

Что касается конкретно работы с Intrada и Катей Антоненко, то наш союз сложился уже очень давно. Я знаю, как звучит, что может и любит этот ансамбль. Я хорошо знаю многие голоса этого коллектива – все это в гораздо большей степени вдохновляет меня, нежели сковывает. Поэтому и музыка-то получилась такая разнообразная, щедрая на сложный материал.

ВЖ Почему вы решили вынести название «Территория печали» в заголовок сочинения?

АС Еще до начала работы над «Реквиемом» я ощущал эту музыку как определенное место, ландшафт, территорию, в которой пребывают люди, слышащие эти звуки. Такой своего рода дар самому себе и слушателю – прекрасная и волшебная, пусть и печальная страна. Так она и создана в виде длительного погружения вглубь; сначала стремительное, но потом все более замедляющееся движение, чтобы было время оглянуться по сторонам и осмотреться здесь. Это ощущение очень важно для моего понимания этого сочинения.

О годовых кольцах у деревьев и новой музыке как живом организме

ВЖ С чего обычно начинается работа над новой пьесой: рождается идея или отдельные музыкально оформленные фрагменты? Возникает архитектура формы или какие-то отдельные детали целого?

АС Я никогда не знаю заранее форму будущего сочинения. Было бы так, для меня исчез бы сам смысл работы. Да, есть смутные идеи, которые я развиваю, есть большая и кропотливая работа с материалом, своеобразный конвейер, который способен увести меня в бог знает какие невозможные дали. Есть фактор «борьбы с материалом», когда я ломаю традиционную логику развития, делаю резкий поворот в музыкальном повествовании. И то, и другое, и третье очень сложно взаимодействуют между собой, и это один из самых приятных процессов, доступных мне. Я будто наблюдаю рождение живого организма, и, возможно, это осознание заставляет меня относиться к этому, как к чему-то еще более пластичному, гибкому, живому и непосредственному. В общем-то, и музыку я пишу ради вот таких удивительных внутренних приключений – в этом моя радость жизни, а не в гордой позе творца на сцене.

ВЖ Вы пишете партитуры от руки или доверяете нотный набор современным технологиям?

АС Я перестал писать на нотной бумаге еще в консерватории и все свои наброски храню либо в голове, либо на компьютере в виде файлов Sibelius. На бумаге у меня только цифры… Точнее, бесконечные соотношения структур, тонов, динамики. Вообще, у меня высокое КПД в том, что касается интонации и вертикали, приближающееся к ста процентам, и очень низкое в том, что касается тембра. Я коллекционирую огромное количество различных тембровых сочетаний – у меня их скопилось несколько сотен. Однако невероятно редко использую их, и дело тут в ситуативной специфике. К примеру, я придумал сочетание низкого контрафагота и шагового мотора на определенной частоте. Такие вещи воплотить в одночасье сложно – а когда появляется возможность, то к идее уже охладеваешь.

ВЖ Как много черновиков к новому сочинению вы делаете? Характерно ли для вас частое переписывание фрагментов?

АС Я много переписываю, добиваясь нужного результата, хотя терпеть не могу это занятие. Но поленишься – и потом будет стыдно за себя. Возвращаясь к идее написания музыки как живого организма, процесс переписывания напоминает мне ампутацию конечности. Но ничего не поделаешь, мучения и воспитывают характер, и в итоге даже могут привести к истинным озарениям! Еще я никогда не возвращаюсь к чему-либо уже написанному. Мой процесс сочинения абсолютно линеен от начала до конца – как растет бамбук. Важно быть погруженным в строго определенное место в материале. Я нахожусь в той точке, которая сейчас растет, плодится. Это можно сравнить с годовыми кольцами у дерева.

ВЖ В книге Hearing/Thinking о творческом процессе вы говорите, что «изживаете форму в себе» и «начинаете думать не о результате, а о процессе сочинения». Не могли бы подробнее раскрыть этот момент?

АС Очень часто композитор намеренно ломает логику сложившегося «правильного» сочинения. Бах в «Гольдберг-вариациях» в конце устраивает хулиганский quodlibet, нарушая все, что он создавал до этого. Это «изменения в последний раз» – вполне сложившийся традиционный композиторский антиприем, очень важная функция в диалектике творчества. Я делаю это и в «Реквиеме», и в уже упомянутых мной «Сферах» и «Вариациях и аплодисментах». Всякий раз в самом конце возникает нечто вроде «бога из машины». Но есть еще один способ побороться с формой – сделать ее такой огромной, что в какой-то момент вам становится уже немного все равно, что это было, как это было, когда это было, и, как пишет Мортон Фелдман, «материал превращается в чистую длительность». Для меня это своего рода трансцендентный акт – музыка будто лишается своей основы, своих корней и воспаряет в воздухе. Люблю такое.

ВЖ Насколько важны визуальные ассоциации и впечатления? Мередит Монк, к примеру, рисует карты будущих сочинений.

АС У меня абсолютно нет никаких визуальных ассоциаций со звучащей музыкой – и мне все это кажется странным. Карты Монк или скетчи Володи Горлинского совершенно не мой метод. В моей душе это отзывается скорее дурной иллюстративностью. Гораздо интереснее погружать взор во внутреннюю материю звука и двигать им, в то, что нельзя изобразить какими-то видимыми образами.

О новой «Весне священной», эскапизме и ремиксах

ВЖ Когда я узнал, что вы работаете над «Весной священной», то вспомнил про перформанс «Бунт весны» (The Riot of Spring) Дмитрия Курляндского. Планируется ли перформативное начало в вашей новой пьесе?

АС Не планирую. У меня все довольно хтонично, но в пределах концертной практики. В исполнении пьесы будут задействованы настоящий джазовый биг-бенд и квартет перкуссионистов. Вероятно, в этот раз обойдусь без электроники.

ВЖ Как в новой партитуре выстроен диалог со Стравинским? Микроцитаты, быть может?

АС Есть и микроцитаты, но гораздо чаще я стараюсь цитировать, если можно так выразиться, сам творческий метод Игоря Федоровича – работу с попевками, с определенными ритмическими структурами. Я никогда в сознательном возрасте не занимался подобными вещами, разве что интуитивно, еще до поступления в консерваторию. Вот сейчас удивляюсь сам себе, но продолжаю так работать.

ВЖ В какой степени музыка Игоря Федоровича повлияла на вас как на композитора?

АС Со Стравинского у меня начался интерес к современной музыке вообще. В девятнадцать лет я был совершенно музыкально необразованным человеком, и вдруг услышал балет «Агон» в интерпретации автора, который передавали по радио «Орфей». Я был потрясен этой музыкой! Проходят годы, а я не устаю ею восхищаться.

ВЖ Что вас так зацепило в «Агоне»?

АС Сложно сказать. Наверное, сочетание гигантской внутренней энергии и изящества, строгости суровой и одновременно удивительно подвижной, гибкой интонации. Для меня это буквально была музыка с Марса. Подобные ощущения оставила «Весна», «Три пьесы для струнного квартета», «Свадебка», «Рэгтайм», «Потоп», Requiem Canticles. Надо признаться, я больше люблю раннего и позднего Стравинского и недолюбливаю неоклассического. Сам Игорь Федорович назвал бетховенскую «Большую фугу» музыкой вне времени, которая и по сей день остается современной, так вот такое можно сказать и про некоторые его сочинения, которые я упомянул. Например, финал «Весны» – совершенно сумасшедшее Нечто.

ВЖ Знакомы ли вы с альбомом джазового трио The Bad Plus, в котором они предприняли рекомпозицию «Весны»?

АС Мне не понравился этот опыт. Слишком искусственный.

ВЖ Из-за столкновения Стравинского и джазового лексикона?

АС Не в этом дело. Слишком встык, слишком простецки сделано.

ВЖ А как вы относитесь ко всевозможным рекомпозициям и «договариваниям», которые то и дело появляются в музыке современных композиторов?

АС Я с большой настороженностью отношусь к разным ремиксам, ретро и договариваниям. Уже по своему определению переработка, а тем более копия, не сможет превзойти оригинал. Исключением, пожалуй, будет случай, если переработка эта не будет отстоять достаточно далеко от оригинала или вступать с ним в глубокие концептуальные отношения. Мне приходилось заниматься подобным – Ришафор, Бетховен, Вагнер… Но самый интересный опыт был у меня больше десяти лет назад как раз с музыкой Стравинского, с «Историей солдата» на проекте «Платформа». Это почти детективная история: мне надо было полностью переписать музыку, оставив всю метрическую сетку сочинения, в целях сохранения хореографии. Непростая, но увлекательная задача! Думаю, переработка должна стать просто другим сочинением.

ВЖ Часто ли вы слушаете новую музыку, которую пишут ваши коллеги?

АС У меня все меньше и меньше времени для прослушивания чужой музыки, но без этого невозможно оставаться современным композитором. Последние мои большие и светлые впечатления – «Пассажиры мандариновой травы» Олега Крохалева, «Щепки» Егора Савельянова и «Скрипичный концерт» Володи Горлинского. Такие разные авторы, но в каждом сочинении свой удивительный, очень индивидуальный и мощный мир. В какой-то степени мир этот переполняет сам себя, брызжет талантом; авторы избыточны этой кипучей силой. Это все не просто вдохновляет меня как слушателя, но и заставляет меня как композитора задуматься о своем месте, которое я занимаю среди остальных, – где оно тут? Точно ли там, где мне кажется? Серьезные мысли.

ВЖ В вашем телеграм-канале вы сообщили, что закончили новую партитуру для флейты, вибрафона и фортепиано. Пишете, что это ваш любимый макроформат на шестьдесят минут. Почему важны такие продолжительные высказывания?

АС Как я уже говорил, в какой-то момент после 40-45 минут форма начинает превращаться в чистую длительность. То есть мы забываем о природе материала, о его истории, корнях и т.д., и сосредотачиваемся исключительно на коротком промежутке времени «здесь и сейчас». Для меня это своеобразное очищение и как для композитора, и как для слушателя.

Весь свой корпус музыки я рассматриваю как убежище, кокон, раковину, куда можно спрятаться подальше от пагубного воздействия внешнего мира. Мне комфортно быть там, внутри. Возможно, в этом убежище чувствую себя по-настоящему одиноким… Но я уверен в следующем: нельзя разбрасывать жемчужины перед первым встречным. Драгоценность должна быть упрятана внутри формы. Драгоценность надо выстрадать, заслужить ее. Да и, в конце концов, длинное путешествие всегда интереснее короткого. Вот для чего мне необходим макроформат в музыке, дление.

ВЖ Можно ли провести параллели с выдержанными планами ваших фильмов? Замедленная смена кадра и его постепенное истаивание произвели на меня впечатление при первом знакомстве с вашими работами.

АС Когда я был маленьким, то воображал себя режиссером, снимающим длинный-длинный, почти бесконечный кадр. Это была своеобразная замена реальной жизни. Режиссером в итоге я не стал, но свой фирменный стиль внутреннего эскапизма перенес в музыку. Моя длинная фраза в музыке – это и есть защитная броня от мира.