Безграничные возможности События

Безграничные возможности

Фестиваль современной музыки в Нижнем Новгороде завершился «Доктором Атомом»

Концерт при этом назывался «Оппенгеймер и звезды Голливуда» и явно взывал к памяти о знаменитом фильме Кристофера Нолана с Киллианом Мёрфи в главной роли, к которому симфония Джона Адамса «Доктор Атом», взятая в программу заключительного концерта фестиваля «Современная музыка: Шостакович, Мейерхольд, Шнитке» (проведенного художественным руководителем Алексеем Трифоновым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры России и Правительства Нижегородской области), не имеет никакого отношения. Ничего страшного: обычная нейминговая «уловка», обеспечившая далекому от поп-индустрии концерту безвариантный аншлаг. Стоит ли это понимать таким образом, что без упомянутого «трюка» с названием публика бы не собралась? Разумеется, нет. Но все же сидевшее позади большое семейство, то и дело дергавшее друг друга расспросами, понравился ли «Оппенгеймер», пришло не на Адамса, и уж тем более не на Шарля Кёклена, посвятившего в 1933-м свою Seven Stars’ Symphony звездам немого кино (Дугласу Фербенксу, Лилиан Харви, Грете Гарбо, Кларе Боу, Марлен Дитрих, Эмилю Яннингсу, Чарли Чаплину). В том числе и этим людям ведущий концерта Ярослав Тимофеев подробно рассказал о Doctor Atomic: и об опере, главным героем которой был тот самый известный многим по фильму Роберт Оппенгеймер, и о симфонии ‒ «скромном дайджесте оперы» (по меткому определению Федора Леднёва).

Опера писалась к шестидесятилетию атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (2005); российская ее премьера, напомним, состоялась в концертном исполнении на Крещенском фестивале в московской «Новой Опере» в январе 2023 года. Оппенгеймера блестяще спел харизматичный (сопоставимый с Мёрфи?) солист МАМТ Дмитрий Зуев. Симфония же, написанная двумя годами позднее, в 2007-м, была несколько вынужденным шагом композитора. «Адамсу хотелось, чтобы яркий, разнообразный материал, придуманный им в опере, звучал. Оперу ведь сложно поставить, она требует экстрапрофессиональных исполнительских сил. Для фестиваля в Нижнем Новгороде была выбрана вторая, сжатая версия симфонии. Самые яркие оперные эпизоды скомпонованы здесь не в порядке сюжета, драматургически переставлены и образуют, условно, трехчастную форму», ‒ сказал в комментарии «Музыкальной жизни» Федор Лёднев. Оркестр La Voce Strumentale звучал под его управлением отменно: интонационная и техническая безупречность солистов и оркестровых групп, фантастическая сыгранность коллектива в целом, эмоциональность и выразительность без уходов в безвкусицу.

Да, возможно, чьи-то слушательские надежды были разбиты: музыка из «Оппенгеймера» (Людвиг Йоранссон) до фестиваля не добралась, а импрессионистской «скуки» созерцания («последнее прощай» любимой уходящей киноэпохе, каждому из героев симфонии ‒ свои музыкальные «одежды»: Лилиан Харви, к примеру, посвящена странная фуга в жанре менуэта) в блистательно оркестрованных «Семи звездах» Кёклена было куда больше, чем голливудского экшена. Но катастрофически-эффектный «Доктор Атом» (прав Леднёв: никакой Адамс не минималист, а совсем даже максималист), «приправленный» к тому же вступительным «хоррором» от Ярослава Тимофеева (о стрелках Часов Судного дня) в сочетании с постепенно меркнувшим городским пейзажем за стеклом акустически совершенного «Пакгауза», очевидно, произвел впечатление на пришедших. Иначе не было бы таких оваций. Они, конечно, могут и обмануть, нередко так и делают, но, видимо, не в этот раз.

Женские лица Второй мировой

Ранее, в тот же день, 1 сентября, музыковед, музыкальный критик и продюсер Юлия Бройдо провела в нижегородском «Арсенале» придуманный ею камерный концерт «Забытые женщины-композиторы XX века» (к 85-летию начала Второй мировой войны) и поучаствовала в нем как пианистка ‒ сольно, а также в ансамбле с замечательными певицами из Нижегородского театра оперы и балета Татьяной Иващенко (сопрано) и Валерией Горбуновой (меццо-сопрано). Для своего концептуального события Бройдо выбрала музыку пятерых композиторов. Генриетта Босманс (1895-1952) ‒ дочь виолончелиста из оркестра Консертгебау и преподавательницы Амстердамской консерватории ‒ не смогла уехать из оккупированных Нидерландов в США из-за своей сильно немолодой матери, скрывалась с ней в убежище и писала там музыку. Рози Вертхайм (1888-1949) происходила из богатой амстердамской семьи, училась в Вене, Париже, Нью-Йорке, владела одно время во французской столице модным салоном (куда захаживали Мийо, Мессиан, Онеггер), была успешным профессиональным композитором ‒ пока (процитируем саму Вертхайм) во время оккупации Нидерландов «немецкие грабители» не украли у нее профессию. Эльза Баррэн (1910-1999), дочь виолончелиста из оркестра Парижской оперы, училась вместе с Оливье Мессианом у Поля Дюка, по окончании Парижской консерватории получила Римскую премию. Во время Второй мировой ‒ активная участница Французского Сопротивления, один из лидеров Национального музыкального фронта. Юлия Вейсберг (1880-1942) ‒ ученица Римского-Корсакова, Регера и Хумпердинка, невестка Римского-Корсакова, находилась с сыном в блокадном Ленинграде и погибла с ним при артобстреле. Илзе Вебер (1903-1944) ‒ известная пражская детская писательница, впоследствии узница концлагеря Терезиенштадт, где трудилась медсестрой в детском больничном бараке, а в остальное время писала музыку. Погибла в газовой камере вместе со своими подопечными и собственным сыном.

Человеческие драмы и трагедии стали темой многолюдного, нетривиального и действительно важного концерта в программе нижегородского фестиваля. Именно человеческие: это не расплата за новый музыкальный язык. Никто из упомянутой пятерки не был авангардным художником. Музыка Босманс и Баррэн в чем-то сходна с узнаваемой манерой Мессиана; творчество Вертхайм можно было бы счесть «безоблачным» импрессионизмом, если бы не берговская «коррозия»; Вейсберг писала нечто в стилистике Римского-Корсакова (объяснимо), Мусоргского (отчасти) и некоторых современных ей советских авторов; Илзе Вебер ‒ чистейший «Шуберт».

«Мысль веселье вображает»

Эта и другие державинские строки стали основой кантаты «Дар» (1981, 1997) ‒ изящной и, как и всегда у Леонида Десятникова, остроумной: настоящий постмодернист не может быть угрюмен, даже если читает серьезные стихи. На фестивале композитору особенно повезло с исполнителями: солист Нижегородской оперы тенор Сергей Годин выделывал со своим голосом какие-то совершенно невероятные тембральные вещи, хормейстер и дирижер Арина Мирсаетова сумела добиться от солистов оркестра, и в особенности от мужского хора Нижегородского театра оперы и балета, максимально объемного и «округлого» (что сегодня редкость) звучания.

В той же программе 31 августа были «Три духовных хора» Альфреда Шнитке, созданные в 1984 году для смешанных голосов на православный литургический текст (единственное такое сочинение у композитора): «Богородице Дево, радуйся», «Господи Иисусе», «Отче наш». Хорам Шнитке сущностно нисколько не противоречили (хотя в названии концерта ‒ «Хоровая музыка XX века ‒ от революции к духовности» ‒ будто бы друг другу противопоставлялись) написанные Дмитрием Шостаковичем в совсем еще советском 1951-м «Десять поэм на слова революционных поэтов конца XIX и начала XX столетия», исполненные в Концертном пакгаузе столь же продуманно и глубоко.

Будущее позади

Программа «“Светлое будущее” в музыке XX века» (21 сентября, названная уже без кавычек внутри «Музыкой светлого будущего», она повторяется целиком в МКЗ «Зарядье») потребовала немалого состава: Московский государственный симфонический оркестр, Хор Минина, Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарёва, сопрано Алина Отяковская, меццо-сопрано Елизавета Вайслейб, тенор Сослан Кусов, баритон Владислав Бирюков, скрипачка Ольга Волкова. Еще до поездки в Нижний Новгород хотелось спросить Ивана Рудина, генерального директора «Зарядья» и художественного руководителя МГСО, почему именно сейчас нужно исполнять эти сочинения ‒ «Комсомолию» Рославца, «Коммунистический манифест» Шульхофа, симфонию «Посвящение Октябрю» Шостаковича. Согласившись на короткое предконцертное интервью «Музыкальной жизни», Иван Рудин ответил исчерпывающе: «“Коммунистический манифест” ‒ напоминание о трагической судьбе Эрвина Шульхофа и о драматичности эпохи, в которой ему случилось жить и творить. Я рассматриваю это сочинение в историческом контексте. Относительно “Комсомолии” Рославца уверен, что она войдет в репертуар нашего оркестра. Надеюсь, и другие коллективы подхватят это яркое, огненное, “жгучее” сочинение “прометеевского” типа. Будем рады поделиться нотным материалом: партитуру на голоса мы расписывали самостоятельно. И Шульхоф, и Рославец, и Вайнберг (Скрипичное концертино которого мы также включили в программу) находились в тяжелых жизненных обстоятельствах, но не были сломлены. Их музыка не несла смерти ‒ напротив, свидетельствовала о жажде жизни. Что касается идеологичности Шульхофа, то, не сомневаюсь, он искренне придерживался своих коммунистических взглядов. Очень многие люди были “опьянены” этими идеями. Листая сегодня “Манифест Коммунистической партии” Маркса и Энгельса, я вижу в нем многие толковые вещи. Тем не менее для нашей страны этот эксперимент ничем хорошим не обернулся, и очевидно, что для счастливой жизни он не годен. Поэтому то, во что верили в какой-то момент люди, пришлось поставить в кавычки».

Музыкальный язык «Манифеста» напоминает бетонные сваи. В начале 1930-х Шульхоф окончательно решил оставить в прошлом свои дадаистские «выверты», формалистические «забавы», равно как и джаз, который, по его мнению, стремительно коммерциализировался. Но главное, если обобщить и выйти на уровень надмузыкальный, ушла ирония, а при таком раскладе жди беды. Слушать «Коммунистический манифест», даже в приличном, акустически выверенном и визуально эффектном исполнении (рассредоточенные по залу Нижегородского театра оперы и балета хоровые группы: взрослые – на балконах, дети – в ложах), мягко говоря, непросто. Безостановочный марш, безудержная экстатика, критическая плотность нотного текста при невысокой его событийности: какого-то заметного развития композиторской мысли (прежде остроумного автора) в этом сочинении дождаться не удалось. По бокам «искрили» экраны с текстом двух бородачей, от которого становилось еще душнее.

 

В случае же Шостаковича, его Второй симфонии, авангардная композиторская мысль рушится заключительным хором на слова поэта Безыменского («спущенного» Шостаковичу «сверху» ‒ вместе с официальным заказом на «октябрьскую» симфонию), целостный образ которого добросовестно запечатлен Даниилом Хармсом. Было ли резкое снижение качества музыки, пришедшееся аккурат на стихотворный финал, «фигой» со стороны композитора ‒ вопрос небезынтересный, но можно от него отвлечься, чтобы при разовом фестивальном слушании всего этого звукового массива (Рославец, Шульхоф, Шостакович) зафиксировать очевидное: советский словесный императив губителен для музыки. Более «удобоваримой» слышится, в сравнении, советская бессловесная лирика в виде Вайнберга: Концертино для скрипки с оркестром было написано в трагическом для композитора 1948 году (был убит его тесть Соломон Михоэлс), но получилось «оттепельно-кинематографическим». Концертмейстер оркестра musicAeterna Ольга Волкова исполнила его предельно деликатно (куда большая экспрессия была в редко звучащем Скрипичном концерте Яначека «Блуждания маленькой души»: «маленький человек», одиноко-скрипично следовавший в «утопической» Второй симфонии Шостаковича наперекор «толпе», обрел полновесный голос, и это голос исповеди). Не «пострадала» музыкально, по тем же бессловесным причинам, и «Комсомолия» Рославца: так мог бы звучать Скрябин, если бы остался жив и «присягнул» советскому строю (ни Рославцу, ни Шульхофу он не помог). Во что, впрочем, верится слабо: думаю, его идеологический «маятник» качнулся бы ровно в противоположную сторону.

«Зов из будущего разгадан и в минувшее обращен»

О прошлых годах фестиваля «Современная музыка» (1962-1989) в Горьком, возобновлением которого стал недавний форум, напоминала в Концертном пакгаузе фотовыставка, проводившаяся Нижегородским театром оперы и балета и Русским музеем фотографии при содействии АНО «Центр 800» и поддержке Президентского фонда культурных инициатив (идея проведения выставки ‒ Алексей Трифонов, куратор ‒ Олеся Дедова). Экспозиция строилась на основе интервью с участниками прошлого фестиваля и акцентировала три его главных сезона: 1962 год (открытие), 1964-й (фестиваль Шостаковича), 1989-й (фестиваль Шнитке). Отдельно была упомянута спровоцированная фестивалем премьера Первой симфонии Шнитке, состоявшаяся в Горьком в 1974 году. Фотографии были предоставлены Центральным архивом Нижегородской области, Русским музеем фотографии, издательством «ДЕКОМ», музеем Нижегородской консерватории, Российским национальным музеем музыки, Нижегородской филармонией, а также музыковедом Тамарой Левой.

Хочется подчеркнуть, что этот концентрированный фотоэкскурс в горьковскую историю новой музыки, пришедшуюся на советские и «перестроечные» годы, был абсолютно уместен и соразмерен современности нынешнего фестиваля европейского уровня, его открытости цивилизованному миру и здравому смыслу.

Не радостно, не весело живется События

Не радостно, не весело живется

Центром программы Пасхального фестиваля этого года в Зальцбурге стала постановка оперы Мусоргского «Хованщина»

Крайне талантливы События

Крайне талантливы

Шестой Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева назвал победителей

Дети страдают от войны больше взрослых События

Дети страдают от войны больше взрослых

В Московской филармонии отметили 80-летие Победы

Панибратская могила События

Панибратская могила

В «ГЭС-2» показали перформанс «Под землей»